书城艺术大戏剧论坛(第4辑)
49607100000003

第3章 论《长生殿》的整本演出(3)

四本《长生殿》,总体上每一本的人物扮相、性格刻画、表演投入、感情把握、气韵展示、尺寸拿捏都比较到位,没有太多的毛病。作为主要角色的唐明皇分别由三个演员扮演;杨玉环分别由四个演员扮演。在不同情节中出现的三个唐明皇和四个杨贵妃,观众难免有所比较,包括对“脚色”(行当演员)是否担得起“角儿”品头论足。于是,“角儿”便显示了戏曲演员在运用行当技巧刻画人物、表现情感方面的独特的艺术魅力。

在看戏现场点点滴滴记了些印象,有相当部分与表演有关,如:

第一本:贵妃略胖。但史载“环肥燕瘦”,贵妃丰满正合适。贵妃“春睡”娇媚,两眼会做戏,惺忪的睡眼忽闭、忽睁、忽偷看,甜而媚。“悻恩”的贵妃娇纵而易妒,喜怒无常,亦“外化”地表现在演员的脸上。

(按,此本耐看和值得回味之处在于魏春荣扮演的杨贵妃。魏春荣是从北方昆曲剧院特邀来的青年演员,2003年曾获中国戏剧梅花奖,她表情细腻,戏做得足,果然是“角儿”。青年演员张军扮演的唐明皇与她配戏,演出了唐明皇的“情钟”。)

第二本:霓裳羽衣,明皇击鼓。华美,“舞盘”略带现代,身段漂亮。“絮阁”的戏剧冲突在于性格冲突、心理冲突。女性的心理刻画极为细腻,使人联想到一往情深的“茶花女”在无奈中克制爱情的悲哀。

(按,此本亮点在于:青年演员沈昳丽扮演的杨贵妃在服饰、灯光、场面的烘托下,以优美的身段和古典舞的造型呈现于半透明的莲花玉盘上。略带现代民族舞味道,不亚于天女散花和虞姬舞剑之美。)

第三本:言必有动,唱必有舞,明皇与贵妃珠联璧合。载歌载舞,唱做并佳。明皇浑身是“范”,念白急徐吞吐、收放自如,真嗓、假嗓和薮音的穿插使用,随着剧情和感情的变化,或逐步放开亮嗓,或节奏加快,昆曲的“冠生”韵味十足。

(按,此本的看点在唐明皇的扮演者蔡正仁和杨贵妃的扮演者张静娴。蔡正仁,1954年考入华东戏曲研究院昆曲演员训练班,从师于新中国成立后最早演出《长生殿》折子戏的传字辈老演员和俞振飞等昆曲大家,得其亲传。据称:传字辈老师教他们的第一出戏便是《长生殿·定情赐盒》,他演唐明皇。一出戏学了半年,期终考试勉强及格——倘若不及格,当今昆曲舞台上就少了这么一个演技精到的“唐明皇”。此后,他被确定从事冠生、小生行当,常演《长生殿》。1986年他就荣获中国戏剧梅花奖。演好唐明皇是他几十年来的最大愿望。如今他66岁,演了半个世纪的唐明皇,曾带着《长生殿》到台湾演出。他不仅是昆曲冠生的“角儿”,更是专扮唐明皇的“角儿”。此本中,蔡正仁的唐明皇一出场,言行举止、一举一动都是戏,浑身是“范”儿。张静娴,1959年入上海戏曲学校昆曲班,以闺门旦应工。1989年、2001年两次获得中国戏剧梅花奖,“二度梅”。嗓音甜美,字正腔圆,《长生殿·絮阁》始终是她的拿手好戏,是扮演杨贵妃的“角儿”。)

第四本:神仙道化并不可怕,可见人鬼情(所谓“人鬼情未了”)。〈弹词〉之李龟年开口四句便有味道。“词韵”,字词之韵也。嗓好,有抑有扬,有抑才有扬。微妙的装饰音的使用见细腻的情感变化。

(按,此本的看点在〈弹词〉。计镇华扮李龟年。“白发渔樵叹兴亡”,“古今多少事,都付笑谈中”。计镇华,1954年考入华东戏曲研究院昆曲演员训练班,师从传字辈老演员沈传芷,先学小生,后改老生。嗓音好,舞台风度佳。1986年荣获中国戏剧梅花奖。几十年来,《长生殿·弹词》始终是他的拿手好戏。)

“角儿”常常集中在扮演主角和戏份足的关键角色身上,但是在本戏中,饰演安禄山(净)的吴双、饰演高力士(丑)的胡刚等配角也有上乘的表演,性格突显,戏做得足,引人注目,同样可见以表演为中心的“角儿”的魅力。

(二)舞台空间与调度——现代剧场的导演处理

传统戏曲不设导演,现代剧场则越来越强调导演的作用。现代剧场中的导演处理是当代昆曲艺术的特征,在相当程度上决定着一部戏的成败。

传统昆曲可在厅堂、会馆、茶园、酒楼中随地演出,折子戏时期还没有专职导演。这种情形一直延续到20世纪50年代,1954年以折子戏方式演出的《长生殿》,说明书上只有演员表,没有导演和其他舞台工作者。

戏曲导演作用的张显取决于剧场形态的变化,到现在不过50年左右。上世纪50年代后,随着西方式剧场的普遍化,舞台技术的发展以及话剧的影响,特别是戏曲改革的推进和“样板戏”的示范,戏曲界及昆曲界渐渐重视“导演”的作用。导演在戏曲界的出现是大势所趋。在当代剧场里,戏曲导演的作用是不可小觑的。

现代剧场大量呈现为镜框式舞台,即:舞台是一个半封闭的“黑匣子”,一面向观众打开,台口装饰为“镜框”。黑匣子的镜框式舞台使舞台表演呈现为立体的、流动的“画面”,有利于设置景物。幕后留有宽敞的后台,有利于演员和舞台工作人员在台后的活动。顶部设吊杆和灯光设备,有利于“布景”的更换和台面照明。为了丰富“黑匣子”的立体画面,演职员中渐渐出现了专门从事“舞台美工”的设计制作人员和灯光师——这是传统戏曲所没有的行当。舞台导演的职责是调动所有演职人员,全面安排舞台上立体的、流动的画面,包括演员表演。

其实,随着黑匣子“镜框式”舞台的出现,在20世纪20~30年代便相应地出现了“舞台导演”和“舞台美工”,主要在话剧领域。其时,都市剧场里的戏曲出现了“五彩布景”(主要在上海,被视为“海派”)。昆曲中偶有使用五彩布景的情形,但并不通行,而且依然不设导演。如上所述,舞台导演进入戏曲领域基本上是50年代以后的事,当代在中型剧场、大型剧场的演出中则比较通行。

在现代剧场里,导演的主要职责在于组织和安排舞台画面,即舞台的空间构成及演员的表演流动,简言之,就是舞美和调度。现代导演运用现代舞美观念,除了布景和服、化、道的造型装饰外,尤其强调舞台画面的立体空间及立体流动。此外,随着现代科技的进步,现代导演的视听表现手段还扩大到灯光照明、音乐音响和其他方面,声、光、电、雾、干冰、泡沫、幻灯、电影、烟花、纱幕等等,无所不用。

现代导演的立体美学观念有别于传统戏曲的平面装饰观念,在美学观念上应该视为一种进步。但是,艺术的风格和情趣并非一味进步就好,关键在于风格和情趣的把握。有时候,传统的平面装饰往往可以体现独特的、无可替代的审美风格和审美情趣。

现代剧场面对传统戏曲,就常常面临着这样的尴尬和矛盾:表演中心与戏剧情境的矛盾;平面装饰与立体空间的矛盾;虚拟的表演与具体的实景的矛盾。毕竟,“戏”是本体,“戏”多种多样,演剧场所也并不单一。此戏、此剧种、此剧场、此题材,都要考虑到传统与现代两个方面,因戏而异,力求和谐。